domingo, 31 de enero de 2021

Sigfrido de Guzmán




Fotografías: Sigfrido de Guzmán
Música: Atrium Carceri & Cities Last Broadcast
A Glass of Sleep for an Elegant Dream


Sigfrido de Guzmán fue un pintor y fotógrafo español (nacido en Madrid en 1925 y fallecido en 2010) que fue un artista completo, bohemio e independiente, creando un maridaje perfecto entre la pintura y la fotografía. Trasgresor en una y en otra, pero armónico en la estética y la belleza.
Nació en una familia muy sensibilizada con la música. Su padre, un apasionado de Richard Wagner, eligió nombres entre los personajes de sus óperas para perpetuarlos en sus hijos: Sigfrido, Ofelia, Isolda y de esta manera impregnaba de sensibilidad artística y cultural a sus descendientes.
La guerra española le obligó a interrumpir sus estudios elementales. Desplazado con su familia a Valencia, podrá allí reanudarlos nuevamente de vuelta a Madrid, en los difíciles años de postguerra, se vio obligado a realizar trabajos diametralmente opuestos a sus sueños juveniles.
Más tarde, aún joven, comenzó a dibujar y pintar de forma totalmente autodidacta. Hacia el comienzo de los años cincuenta abandonó su trabajo y se le podía encontrar haciendo copias en el Museo del Prado, donde tenía licencia para realizar copias que le hicieron ganar dinero y prestigio sobre todo en Estados Unidos.
En 1955 comienza otra etapa de su vida al conseguir un puesto de dibujante creativo en una empresa publicitaria. Es precisamente en este año cuando surge su interés por la fotografía. Monumentos y paisajes de Madrid y otros muchos lugares, son sus temas iniciales.
En 1959 tiene noticia de la existencia de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid. Inmediatamente se hace socio, significándose por su entusiasmo y actividad. En la RSF formó parte de la Escuela de Madrid; integrándose en el grupo de La Colmena y más tarde en el de La Palangana.
Resaltó en los trabajos de laboratorio dominando la cocina de tapados con resultados altamente creativos. Hizo gomas bicromatadas y fotografías pintadas minuciosamente a mano, con la delicadeza que le caracterizaba. Cada una de sus fotografías es una obra única, con escenas que parecen dibujos al carbón, bodegones y paisajes acuarelados, retratos, etc.
En la intimidad de su estudio, experimentó y trabajó en múltiples facetas de la creación artística. Durante una etapa pintó óleos, en otras acuarelas, o dibujos a plumilla, o ensayó distintas técnicas de grabado y estampación. A partir de ahí, decidió aplicar la oleotipia al mundo de la fotografía.
Tiene premios otorgados por la revista Arte Fotográfico. Premios en Guadalajara, San Fernando, Soria, Selección Nacional de Color, VII Internacional de Color. En tres temporadas seguidas le concedieron el premio del Concurso Social de la Real Sociedad Fotográfica. Y por último el Premio Minolta. En fotografía siempre trabajó como amateur.
En los Premios Nacionales de la Confederación Española de Fotografía (CEF) obtuvo varias nominaciones y en 1995, esta confederación, le otorgó el Premio Nacional de Fotografía.
Parte de su obra se encuentra en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Pero la mayor parte está en manos de coleccionistas privados.

Src. vídeo: E ī h w a z

viernes, 29 de enero de 2021

Maya Kulenovic: Pintura - Retratos




Pinturas: Maya Kulenovic
Música: HECQ, I Am You

Kulenovic nació el 1 de marzo de 1975 en Sarajevo, en la antigua Yugoslavia.
Poco después de nacer sus padres emigraron a Canadá, donde estudió y se formó.
Actualmente vive y trabaja en Toronto.

Estudió en el Ontario College of Art and Design University en Toronto, Ontario, Canadá; Universidad Mimar Sinan en Estambul, Turquía; y Chelsea College of Art and Design (Universidad de las Artes de Londres) en Londres, Inglaterra. También es alumna del Goodenough College en Londres, Inglaterra.

Ya sea con retratos, que ella llama "caras", arquitectura, "construcciones", paisajes o imágenes de bodegones, el enfoque de Kulenovic es capturar un ambiente o un estado psicológico. Explora deliberadamente la ambigüedad, y en su acercamiento a la superficie pintada trabaja en capas acristaladas, así como técnicas destructivas para crear imágenes que evocan un contexto atemporal particular. Aunque son tan diferentes en el tema, las obras tienen el mismo aura de soledad, quietud y deseo.

Sus influencias van desde la escultura y la pintura hasta la arquitectura, la fotografía y el cine, e incluyen máscaras de la muerte romanas, fotografía daguerrotipo del siglo XIX, películas documentales, imágenes de películas dañadas, Eugenio Atget, Margaret Bourke-White, Rembrandt, Turner y Francis Bacon.

Edward Lucie-Smith escribió lo siguiente sobre la obra de Kulenovic: "Nadie podría describir las pinturas de Maya Kulenovic como 'fotográficas', pero su lugar en la tradición realista es sin embargo seguro. Su trabajo es realista en la forma en que Rembrandt y Goya son realistas. Intentan explorar la esencia de la existencia humana, y a menudo llegan a verdades incómodas.

Los bodegones, las composiciones arquitectónicas, los rostros y los paisajes son todos, en esencia, intentos de identificar y presentar un estado particular de ser. Esta cualidad es, como afirma Edward Lucie-Smith, 'lo que hace que su trabajo sea tan inquietante, y tan diferente al trabajo de cualquier otra artista de su propia generación que pueda pensar inmediatamente'.

jueves, 28 de enero de 2021

miércoles, 27 de enero de 2021

Gao Xingjian: obra en tinta



Ilustraciones en tinta: Gao Xingjian
Música: Shigeru Umebayashi, Yumeji's theme, de In The Mood For Love

Gao Xingjian nació en Ganzhou, provincia de Jiangxi, China, 4 de enero de 1940.
En la actualidad reside en Francia y es ciudadano francés.
Pintor y escritor, fue galardonado con el Premio Nóbel de Literatura en el año 2000.
Sin embargo, es famoso entre los amantes del arte, por ser uno de los gigantes de hoy en día en el uso de la tinta sobre papel de arroz, inspirado en las prácticas tradicionales de China.
Comenzó a a pintar cuando era un niño, actividad que le llevó al campo literario, escribiendo narraciones y poemas, obras de teatro e incluso trabajos musicales que él mismo ha ilustrado.
Al igual que su escritura, sus pinturas transmiten poesía, intelecto y poderosa narrativa.
Fue traductor de francés y guionista en el Teatro Popular de las Artes de Pekín.
En sus pinturas cercanas a la abstracción, figurativa, juega con la luz y la sombra, en la que, en una gran parte, incluye figuras como navegando, en incluso flotando en la distancia.
En sus trabajos, utiliza como técnica la tinta y la acuarela, logrando unos resultados muy personales que hacen inconfundibles sus composiciones.
Tras sufrir en su China natal persecución policial y ser obligado a destruir sus obras durante la Revolución Cultural, abandonó China para exiliarse en París, en 1987.
El éxito le llegó con la literatura, que comenzó con su novela «La montaña del alma», en 1996.
Sus obras destilan una energía creativa, como decíamos, nacida de la tradición china a la vez que son completamente universales y contemporáneas.
En los últimos años, su forma principal de expresión creativa ha sido la pintura, que realiza como actividad física mientras escucha música clásica, principalmente Vivaldi, Kodaly y Bach.
La angustia mental y emocional de la escritura ha sido, posiblemente la causa de sus problemas de salud, el más importante el de su corazón que ha precisado dos intervenciones a corazón abierto.
Ha expuesto su obra pictórica por todo el mundo.

Igor Savchenko - Alphabet of Gestures




Fotografías: Igor Savchenko, Alphabet of gestures
Música: Fabrizio Paterlini, Week nº 8

Igor Savchenko nació en 1962 en Minsk, Bielorrusia, en la Unión Soviética. 
Estudió cibernética y sistemas de control automático en la Universidad Estatal de Informática y Radioelectrónica de Bielorrusia y se graduó en 1985 con un título en ingeniería eléctrica. 
Hasta principios de la década de 1990, trabajó como ingeniero en Minsk. 
Savchenko también es un ávido buceador, ya que comenzó su formación en 1980 con el instructor Valery Burtsev en Minsk. En 2005, participó en una clase magistral de buceo profundo en el famoso Blue Hole en el sur de Sinaí, Egipto. 
A fines de la década de 1980, Savchenko comenzó a trabajar como fotógrafo a través de su participación en el estudio de fotografía creativa de Valery Lobko. ‎En 1990, fue galardonado con un premio por la Fundación Kodak-Pathe en el Salon Internationale de la Recherche Photographique en Royan, Francia. Recibió su primera exposición individual al año siguiente en Fotograficentrum (ahora la Fundación Sueca de Arte Contemporáneo) en Estocolmo, Suecia. 
De 1997 a 2005, persiguió varios proyectos de medios mixtos y basados en texto, y en 2006 devolvió su enfoque a la fotografía. En 2013, recibió su primera exposición individual en Moscú en el Centro de Fotografía de los Hermanos Lumiére. ‎

‎Igor Savchenko vive y trabaja en Minsk, Bielorrusia. Está representado por Nailya Alexander Gallery en Nueva York; por Giedre Bartelt Galerie en Berlín; y por la Galería Russiantearoom (RTR) en París.‎

martes, 26 de enero de 2021

Ruth Bernhard




Fotografías de Ruth Bernhard, Berlín 14.10.1905 - San Francisco 18.12.2006 

Música: Marissa Nadler
As I Lay in Death My Son

Src: E ī h w a z

Richard Tuschman: Hopper Meditations




Fotografías de Richard Tuschman
Música de Bohren & der Club of Gore

Richard Tuschman:
"Hopper Meditations es una respuesta fotográfica personal a la obra del pintor estadounidense Edward Hopper. Siempre me ha encantado la forma en que las pinturas de Hopper, con una economía de medios, son capaces de abordar los misterios psicológicos y las complejidades de la condición humana. Colocando una o dos figuras en ambientes humildes e íntimos, creó escenas tranquilas que son psicológicamente convincentes con narrativas abiertas. Los estados emocionales de los personajes pueden parecer vacilar paradójicamente entre el ensueño y la alienación, o tal vez entre el anhelo y la resignación. La iluminación dramática aumenta los matices emocionales, pero cualquier interpretación final queda al espectador. Estas son todas las cualidades que espero impregnar en mis imágenes también. De otras maneras, mis fotos difieren de las pinturas de Hopper. El estado de ánimo general en mi trabajo es más sombrío, y la iluminación es menos dura que en Hopper. Estoy tratando de lograr un efecto tal vez más cercano a la iluminación de claroscuro de Rembrandt, otro pintor que admiro mucho. Me gustaría que la iluminación actuara como casi otro personaje, no sólo iluminando la forma de las figuras, sino también haciendo eco y evocando sus vidas internas. Me gusta pensar en mis imágenes como dramas para un pequeño escenario, con las figuras como actores en una obra de uno o dos personajes. Los personajes, por apariencia, están arraigados específicamente en el pasado, en algún lugar de mediados del siglo XX de Hopper. Para mí, esto aumenta el efecto onírico y escenificada de las escenas. Sin embargo, los temas que evocan —la soledad, la alienación, el anhelo— son atemporales y universales."

Richard Tuschman actualmente vive y trabaja en la ciudad de Nueva York.

Música: Bohren & Der Club of Gore
Constant Fear

Src: E ī h w a z

Carlos Pérez Siquier




‎Carlos Pérez Siquier. Nacido en Almería,1930. Es considerado un pionero de la fotografía de vanguardia española. Premio Nacional de Fotografía en 2003.‎
‎En 1956 Carlos Pérez Siquier comenzó a fotografiar a los lugareños de La Chanca, un barrio descuidado y pobre de Almería, para un estudio fotográfico que nunca llegó más allá de la etapa del proyecto. Trabajó allí hasta mediados de la década de 1960, primero en blanco y negro, luego en color. Aunque Pérez Siquier afirmó que su deseo era "alabar a estas personas", como la fotografía humanista creada por la exposición La familia del hombre (1955), las imágenes de La Chanca fueron consideradas imágenes de reportaje crítico en la línea del libro de Juan Goytisolo La Chanca (1962), en la que afirma que en La Chanca "viven la vida esclavizada del hombre bajo la explotación de yugo".‎

Music; Danit - Cuatro Vientos


 

viernes, 15 de enero de 2021

Dime: ¿vendrás conmigo a ver el alma?....


Desde el umbral de un sueño me llamaron... 
Era la buena voz, la voz querida. 
    -Dime: ¿vendrás conmigo a ver el alma?.... 
Llegó a mi corazón una caricia. 
    -Contigo siempre....Y avancé en mi sueño 
por una larga, escueta galería, 
sintiendo el roce de la veste pura 
y el palpitar suave de la mano amiga.

Antonio Machado
(Soledades, galerías y otros poemas, 1907)

Fot: Sumyko


 

domingo, 10 de enero de 2021

Dame


Dame algo más que silencio o dulzura
Algo que tengas y no sepas
No quiero regalos exquisitos
Dame una piedra

No te quedes quieto mirándome
como si quisieras decirme
que hay demasiadas cosas mudas
debajo de lo que se dice

Dame algo lento y delgado
como un cuchillo por la espalda
Y si no tienes nada que darme
¡dame todo lo que te falta!

Dame

 

Life

 


If life gives you lemons, you should make lemonade. And try to find somebody who's life gives them vodka, and have a party.

Ron White


miércoles, 6 de enero de 2021

Encuentro



ENCUENTRO⠀
Desde la primera vez que nos vimos⠀
conozco⠀
la íntima alegría de las tijeras,⠀
los gatos lustrosos y la nuez moscada,⠀
las lágrimas de la música ciega por la noche⠀
y el susurro del fuego entre las cenizas.⠀
Desde la primera vez que nos vimos⠀
todas las escaleras y flores⠀
se transforman en espuelas para mí;⠀
y las palmeras me azotan con su pelo⠀
en diferentes espejos.⠀
Las madrugadas abren para mí sus heridas⠀
al sonido de las flautas⠀
que sacuden mi corazón.⠀
Desde la primera vez que nos vimos⠀
me siento como omega:⠀
llena de cálida seda,⠀
infinita y arbitraria.⠀

Mary Low⠀

Fot: Duane Michals